martes, 18 de agosto de 2020

ESTILO HAUSSMANN



El barón Georges Eugène Haussmann (París 1809-1891), fue un funcionario público, diputado y senador francés, a quien le fue encargada la renovación de París por Napoleón III, el mismo que le otorgó el título nobiliario.

El plan Haussmann, se lleva a cabo entre 1853 y 1870.
A pesar de la remodelaciones ejecutadas por Napoleón I y Luis Felipe, París seguía manteniendo su construcción medieval, una red de callejuelas estrechas, oscuras e insalubres sin a penas ventilación, y que facilitaron por su estructura los levantamientos de 1830 y 1848 de las clases populares, que trasladaron a la burguesía a las zonas de la periferia.
Napoleón III, ideó un nuevo París con un arriesgado plan de urbanismo, más higiénico, donde se pudieran controlar las pestes de la época y reprimir los movimientos de las masas.
La reconstrucción dio lugar al derribo de la mayor parte de la vieja París.


El programa de reformas y obras públicas, parte de la grande croisèe de París. La Place de l'Etoile (hoy Place Charle de Gaulle) que fue diseñada por Haussmann con anchas vías en disposición radial a partir del Arc du Trionphe. Se construyó una red  de bulevares, avenidas anchas y abiertas, con alcantarillado, iluminación y edificios públicos.


Los edificios guardan similitud entre ellos, con ciertas características estéticas y arquitectónicas que configuran el actual París que hoy conocemos.

·La altura de los inmuebles es de seis plantas
·Las fachadas tienen un revestimiento acanalado
·La cornisa superior está decorada con ménsulas
·Los balcones son de rejas de hierro forjado
·El último piso esta provisto de un balcón corrido
·La característica cubierta mansarda con revestimiento de zinc 
·La planta baja está reservada para negocios y oficinas, y la primera para almacenes
·La segunda planta, (la más noble) tiene los techos más altos, y es donde se alojan las   familias acomodadas
·El último piso se utiliza para vivienda del servicio



Los apartamentos también tienen precisas características por las que es fácil definirlos.

·El parquet en espiga
·Las puertas y ventanas con cuarterones y dinteles, carpintería más alta y   ornamentada,  lacada en blanco
·Las cornisas y rodapiés más altos de lo normal, las molduras en las paredes y el rosetón   central en el techo
·La embocadura de chimenea de mármol que se corona con un gran espejo, por lo general   muy ornamentado y dorado


Todas estas características, dotan a los espacios de un carácter grandioso y versallesco pero a la vez de gran calidez y comodidad.
El estilo Haussmann, es en fin un estilo ecléctico, con un resultado final muy definido pero partiendo de una mezcla de estilos.


Este contraste se hace más evidente una vez decorados al estilo parisino, conviviendo el estilo Neoclásico y el Luis Felipe, con mobiliario mid century, industrial, contemporáneo y piezas de diseño.
El resultado final, es el típico apartamento parisino, tan imitado a partir del S. XIX.



sábado, 11 de julio de 2020

DISEÑADORES DEL SIGLO XX - SONIA DELAUNAY



(Rusia 1889-1979)
Nacida Sonia Terk en Ucrania, se trasladó con sus tíos a S. Petersburgo, y animada por ellos comienza a estudiar arte en Alemania y París, por lo que pudo relacionarse con los artistas más importantes de la época.

En 1910 se casa con el pintor neoimpresionista  R. Delaunay. El artista adquiere en esta corriente  los conocimientos sobre luz-color y en 1911 se alinea al Cubismo, y participa en la famosa Sala 41 de los independientes.

La primera etapa de Sonia Terk está influenciada por los postimpresionistas, en especial Van Gogh y Gauguin, y por la pintura de moda a su llegada a París en 1905, el Fauvismo.


Al casarse, Sonia y Robert, darían lugar juntos, a la variante del Cubisimo, mucho más abstracto y colorista, que Apollinaire  denominó Orfismo, en 1912, aludiendo a Orfeo.

En 1913 creó telas con coloridos "simultáneos", y fueron notables en la Exposición de las Artes Decorativas de 1925.
Utilizó en sus diseños la importancia y el sentido del color en el arte popular ruso y se lo transmitió a su marido.

Al estallar la I Guerra Mundial la pareja se encontraba en España con el pintor muralista Diego Rivera y vivieron  hasta 1921 entre Madrid, Barcelona, Bilbao o Vigo, donde se pudieron relacionar con los artistas vanguardistas refugiados en España.
Cuando comienza la Revolución Rusa en 1917,  y perder así los Delaunay su principal fuente de ingresos, Sonia intensifica su labor como decoradora y diseñadora de modas, siendo su clientela la aristocracia española al abrir la "Casa Sonia".


Su estilo era completamente nuevo, basado el los contrastes del color, llamado por el matrimonio Simultané  (Simultaneísmo), que trascendió de la pintura a todos los objetos decorativos, muebles, lámparas, cortinas, encuadernación de libros, ropa...
El primer robe simultané, fue diseñado en 1913, Sonia se lo puso para un evento nocturno en el Ball Bullier, el legendario sitio de encuentro de los artistas de vanguardia y escritores. El crítico Apollinaire escribió en un artículo: "Los Delaunay, reformadores del vestido".
En aquel tiempo, la competencia entre los Delaynay y los futuristas italianos era intensa, y la nueva indumentaria "simultaneísta", marcaba las diferencias entre Milán y París.


Aunque es incuestionable la importancia fundamental de Giacomo Balla en la creación de moda futurista, la influencia de los diseños de Sonia Delaunay en el posterior desarrollo de esta, fue sugerido en un comentario crítico de la época por Apollinaire:
[...] No nos parece que sea el momento de lanzar nuevas modas, la inteligente bufonería en tiempos de paz y calma puede tener su propia razón de existir. Hoy el momento es demasiado serio para ser capaz de aceptarlo. Además aquí esta bufonería no tiene excusa de ser nueva. Es una copia de los trajes cubistas que la pintora francesa Delaunay y sus amigos llevan algunas noches en el Buller.


Sonia se consagra en el mundo de la creación textil aprovechando el momento de sofisticación y lujo que acompañan al Art-Decó.





domingo, 21 de junio de 2020

LA MODA Y EL ART- DECO

Joan Crawford 1932

El Art-decó, el primer estilo propio del S. XX, es en realidad una mezcla de estilos, principalmente el resultado de la evolución de su precursor el Art-nouveau, con trazos de las nuevas vanguardias, como el cubismo, el futurismo, constructivismo, Bauhaus... Con un claro eclecticismo pero con identidad propia, gran suntuosidad y elegancia.

Casi puramente decorativo, por lo que se considera un estilo burgués.
Su nombre viene de la primera Exposición Internacional en que apareció, en 1925, la exposición de las Arts Decorativs e Industrials de París.

A principios del S XX, y al final de la I Guerra Mundial en 1918, el mundo había cambiado.
Después de la cruenta guerra, la fuerte industrialización sentó las bases de la tecnología del S XX, ya que la mayor complejidad de esta y los avances científicos dieron paso a un nuevo sistema. 




El ahorro de trabajo en favor de las nuevas tecnologías y el incremento de la productividad, aumento de los beneficios, disminución de costes y la gran diversidad de nuevos productos, modificaron el sistema de consumo y economía, naciendo así el sistema de crédito bancario, el endeudamiento de los consumidores, pero el aumento de las posesiones y el disfrute del consumo, lo que llamamos "los felices años 20".



En el periodo de entre guerras, entre 1920 y 1939, se desarrolló el nuevo estilo, más rectilíneo y simple que su predecesor, el sinuoso y curvilíneo Art-nouveau, en sintonía con la industria, la maquinaria y sus duras líneas.


Cobra gran importancia en la arquitectura. La construcción de rascacielos también aporta la ultilización de nuevos materiales como el acero, en la pioneras ciudades Nueva York y Chicago. 
En Miami Beach tenemos una gran muestra de su vasta colección de edificios Art-decó, con alrededor de 30 manzanas de hoteles y edificios construídos entre 1920 y 1940.



Se extiende principalmente a las artes decorativas e interiorismo, experimentando con nuevos materiales, acero inoxidable, aluminio, piel de tiburón (shagreen), piel de cabra, plástico... realizándose novedoso mobiliario y piezas icónicas de diseño que han perdurado hasta nuestros días.




Silla diseñada por Breuer


Su significado gira en torno al progreso, el ordenamiento, la ciudad, lo urbano. Una noción futurista de la Revolución Industrial, que influyó en todas las artes decorativas, diseño de interior, diseño gráfico e industrial, también en las artes visuales, moda, grabado, escultura, pintura, cinematografía...

                                                                          Pintura de Tamara de Lempika
Los descubrimientos del antiguo Egipto también influyeron en las nuevas líneas decorativas, marcando un tiempo de geometría y repetición, simetría, grecas, formas fraccionadas, bloques y  zig-zags.



Influye enormemente en la iluminación, siendo la electricidad una novedad muy preciada, se realizan infinidad de lámparas y letreros luminosos con su característica tipografía. 

La tipografía es un punto fuerte en el estilo, las impresiones y carteles sugieren ordenación y austeridad, adornados con simples facetados, línea recta y quebrada, patrones de galón (chevrón) o adorno en forma de sumburst.


En general comenzó a estar de moda todo lo exótico, el orientalismo, lo tropical y las lejanas y antiguas culturas como la ornamentación rusa y otras. 

Se pone de moda el kimono y su corte geométrico, el corte imperio napoleónico y los vestidos con cortes rectos y cilíndricos, que efectuaban un aspecto andrógino; la falda se acorta, triunfan los vestidos brillantes, todo lo dorado se considera adecuado para lucir el movimiento de los nuevos sonidos jazz y charlestón.





El primer diseñador que realiza vestidos Art-decó fue Paul Pioret siempre inspirado en las culturas antiguas y orientales.
Se le atribuye la liberación de la mujer del corsé ya que introduce de nuevo el corte imperio, y este, deja de ser necesario.
Utiliza turbantes y todo tipo de adornos árabes, griegos, japoneses, dándole al vestido un aspecto teatral.



Jean Patou. Triunfó en EEUU y en las elegantes villas de Montecarlo y Biarritz.
Destacó por su sencillez, talle natural y silueta simple.
Fue el creador de sweters a rayas blancas y azules combinadas con faldas plisadas.
La importante tenista Suzanne Lenglen lució sus diseños dentro de la pista; causó sensación en Wimbeldon cuando apareció con un sweter sin mangas y una falda blanca hasta la rodilla, modelo que sigue de plena actualidad.




Sonia Delaunay. La reina del Art-decó, para quien fue una evolución de su propio estilo: el "simultaneísmo". Influenciada en principio por el post-impresionismo, fauvismo y cubismo, dando lugar a un nuevo estilo, el "orfismo" y sus aplicaciones "simultané" como Sonia y Robert Delaunay llamaban.

Sonia Delaunay

Vionet. Aprendiz de Soueurs, vio su carrera truncada por la Guerra. Inspirada en la Grecia antigua, creó prendas fluídas y líneas estilizadas típicas del Art-decó.   


Chanel. Garbrielle Chanel, francesa de humildes orígenes, establece muy joven su negocio de costura en París.
Revolucionó la moda simplificándola y dejándonos para las posteridad icónicas prendas que hoy son nuestros básicos: 
La camiseta bretona.
El little black dress.
El traje de tweed.
El zapato bicolor.
Abierta enemiga de Pioret y sus artísticos diseños que eran absolutamente contrarios, acortó las faldas y se atrevió a utilizar el primer look minimalista de la historia, el sweter de lana, aderezado con sus características perlas. 



Las joyas fueron piezas fundamentales en el diseño Art-decó, consagrándose grandes joyeros y sus talleres de orfebrería como los mayores joyeros del siglo.


Cartier. Artífice de exóticos diseños pertenecientes a este estilo, una de sus más exitosas aportaciones fue el reloj de pulsera, sustituyendo a los de bolsillo.

El joyero catalán Lluis Masriera, tercera generación de la firma, que había estudiado en París, Londres y Ginebra, donde aprendió la técnica de Limoges, introduciendo el esmaltado opaco en Cataluña, e influenciado por el Art-nouveau de René Lalique, en 1925 presentó 11 piezas en la Exposición de las Arts Decorativs e Industrials de París, donde surge el Art-decó.


Lluis Masriera





Este arte cayó en decadencia por la austeridad de la II Guerra.

domingo, 7 de junio de 2020

PERSONALIDAD FEMENINA - LAS SUFRAGISTAS


Cuando hablamos del mundo femenino, nos evoca siempre esa percepción de lo bello, lo delicado, lo grácil, incluso lo débil.
El mundo de una mujer, luchando día a día, acudiendo a un puesto de trabajo que se ha ganado por méritos propios, organizando un hogar y dando el pecho a sus hijos no tiene nada de débil.
Por supuesto que las mujeres no queremos renunciar a nuestra feminidad, pero el privilegio de poder usar falda y labial, no nos quita el capacidad de dirigir grandes empresas.
Pero hasta llegar hasta donde estamos, (aunque todavía falta mucho) el camino ha sido arduo y dificultoso, y ha sido gracias a otras mujeres que han dado incluso su vida para que fuesen reconocidos sus derechos y acabar con la subordinación.
Las mujeres de nuestro pasado lucharon por el derecho a la igualdad, la educación, la salud y al trabajo.

                                        Emmeline Pankhurst, fundadora de la Women's Social and Political Union                          

     A finales del S.XIX, en un tiempo en que la mujer era unicamente preparada     para el matrimonio, en que no era dueña de sus bienes ni podía hacer uso de   sus propios ingresos sin una autorización masculina, mujeres como      Emmeline Pankhurst  (1858-1929) y sus hijas, lucharon por nuestros         derechos llegando a la violencia y a la autolesión por el derecho a la   emancipación, al sufragio universal y a la participación política.







Lo que comenzó de manera pacífica, terminó siendo una dura batalla contra las autoridades, haciéndose escuchar de manera rotunda, rompiendo ventanas de entidades, protestando en mítines, siendo detenidas y declarándose en huelga de hambre, hasta ser obligadas a la alimentación forzosa.
Las llamadas suffragettes, fueron miles de seguidoras de este movimiento, tales como Mary Richardson (1889-1961), quien tuvo el atrevimiento de     rasgar la Venus del Espejo de Velázquez para ser escuchada.

Mary Raleigh  Richardson
Emily Davison (1872-1913), murió después de tirarse bajo el caballo del Rey Jorge V para apoyar la causa de sus compañeras.

Emily Wilding Davison 
Gracias a estas ,y a muchas otras mujeres valientes y luchadoras, las mujeres de hoy en día gozamos de nuestro derecho a la independencia económica, al divorcio, al aborto y a la protección de la maternidad; podemos ejercer cargos públicos y entre otras cosas, ejercemos nuestro derecho a no ser silenciadas

jueves, 23 de abril de 2020

PERSONALIDAD FEMENINA - GERTRUDE STEIN




Gertrude Stein (1874-1946).



La escritora y poetisa estadounidense vivió la mayor parte de su vida en París, desde 1903.
Su casa fue el lugar de reunión del movimiento de vanguardia, de las artes y las letras del S.XX, movimiento al que perteneció y del que fue impulsadora y mecenas. Su obra se compone de biografías, ensayos, poesías y obras teatrales. Comenzó a ser reconocida en 1925 con Ser norteamericana.

Considerada una renovadora del género memorialístico por su estilo experimental. Con una fuerte personalidad feminista, fue a demás lesbiana, manteniendo una larga relación y convivencia con Alice B Toklas, de quien escribió su biografía en 1933 (Autobiografía de Alice B Toklas). Acuñó su propio estilo llamado litismo, una especie de tautología verbal (Una rosa es una rosa es una rosa).

Gran impulsadora del arte del S.XX, fue una gran coleccionista, reuniendo importantes obras de Cèzane, Monet, Gauguin, Picasso, Gris, Matisse, y fue retratada por varios de ellos.
Escritora con un estilo muy personal y gran crítica, fue amiga de numerosos escritores y artistas (Apollinaire, Cocteau...) causó gran influencia en los autores modernistas estadounidenses, Ernest Hemingway, Scott Fiztgerald... los llamados  "La generación perdida", quienes buscaban un estilo de vida más bohemio en Europa.

También aficcionada a la moda, escribió en Vogue sobre el debut de Pierre Balmain en París (haciéndose famosas sus palabras "New Look"), y lució varias creaciones suyas.
Podemos imaginarnos la calidad de las veladas en su casa de París, que a demás describe en su libro Autobiografía de Alice B Toklas.



 Ser norteamericana (1925)
 Autobiografía de Alice B Toklas (1933)
 París, Francia (1940)
 Las guerras que he visto (1945)
 Las cosas como son (1950)




(En su casa con Alice B Toklas)

(Gertrude Stein retratada por Picasso)


Stein en un desfile de Balmain